dijous, 30 d’octubre del 2025

Un finestral obert i que entre l'aire: Caroline Shaw

Programa 729

Si en altres èpoques el centre de la innovació es trobava a Europa, fonamentalment a Alemanya i França, és evident que, en aquests moments i, sobretot, al segle XXI, el lloc on s'està treballant més en el camp de la renovació musical és, de forma evident, els Estats Units d'Amèrica. L'existència d'un bon grapat d'universitats i altres institucions, d'entre les quals la més coneguda -evidentment- és la Berklee School què, amb la seu central a Boston, té els tentacles escampats arreu del món (un d'ells a València) i si bé el jazz és un gènere d'especial interès als Estats Units, és ben cert que també l'anomenada "clàssica" està rebent d'enllà unes enormes espentes per a la seua renovació, amb una notòria presència de dones. La música que escoltareu a este programa, i al que ve, neix del treball, la inspiració i l'esperit d'espentar els límits dels sons musicals cada cop més enllà d'una jove compositora nascuda a la localitat de Greenville l'u d'agost de 1982, té ara, per tant, quaranta-tres anys... i ja quatre Grammys i un Premi Pulitzer (la persona més jove i dona en rebre'l) anomenada Caroline Shaw Soprano, violinista, compositora i arranjadora, i encara que el seu camp de composició es decanta preferentment al gènere vocal, el seu ja enorme catàleg inclou, a part de la seua col·laboració amb un variat grup d'agrupacions vocals, de cambra, orquestral i de bandes sonores, treballa també amb gent del blues, hip-hop, reggae i pop. En aquest darrer camp no em puc deixar de comentar que la majoria dels arranjaments del disc "Motomami" de Rosalía (una persona realment atípica en el món de la música de masses) són seus. Però també, per exemple, ha escrit obres per encàrrec de mites de l'Ópera com la Renée Fleming o Anne Sofie von Otter, amb la qual s'ha gravat un disc. M'interessa ressaltar, sobretot, el seu treball en la utilització de la veu. Fundadora i membre de l'octet vocal mixt Roomful of Teeth (del qual podeu escoltar ací el disc guanyador del Grammy 2024) el seu tractament de la veu, amb sospirs, murmuris, petits recitatius amb variacions absolutament originals, unes dissonàncies absolutament precioses i una utilització de les paraules que els fa encaixar en la música com una nota més i no com a suport del text, donen com a resultat uns sons originals i absolutament encisadors. No deixa, òbviament, d'utilitzar les eines que l'electrònica musical actual dona als músics d'ara, però, com a excel·lent compositora i arranjadora que és, l'efecte no deriva en una presència evident d'aquestes tècniques, en canvi, la integració perfecta fa que el que l'oient percep es, simplement, música. Amb sonoritats sorprenents, potser, per a les oïdes poc propícies a la renovació musical, però que donen un color molt personal a les seues composicions sense eixir-se'n -aparentment- del "cànon" tonal. Una figura absolutament calidoscòpica de la qual escoltarem hui un parell de peces i el pròxim programa altres, més centrades a la música instrumental. Al de hui sonarà l'esmentada guanyadora del premi Pulitzer, "Partita per a huit veus" i altra, anomenada, "Narrow Sea", on la línia argumental és l'aigua en diverses situacions. Dues delícies. Espere que gaudiu amb la seua escolta. 
 
I la pròxima setmana més... 

 

dijous, 23 d’octubre del 2025

El jazz mira Bach amb respecte: Modern Jazz Quartet

Programa 728 

 


No és la primera vegada que ací escoltem al Modern Jazz Quartet, però l'anterior programa, en què el Classical Jazz Quartet s'atrevia amb Rachmaninov, em va recordar que, abans que ells i -segons el meu gust- de forma més acurada, el grup de més llarga vida a la història del jazz ja s'havia atrevit amb música de J. S. Bach.

La seua fórmula era més respectuosa amb la música original, per una part, i per l'altra, havia aprofitat els ensenyments del mestre per compondre peces originals, acoblant la tonalitat a la indicada, en la designació alemanya d'aleshores, a les lletres B=si-A=la-C=do-H=la com un homenatge.

El plantejament era molt més coherent i, a més, no varen aprofitar l'acceptable recepció del públic, per repetir la fórmula amb altres compositors, el que diu molt de la seua seriositat a l'hora d'acostar-se a la música, sense defugir -òbviament- l'èxit comercial, però sense "estirar la goma" per aconseguir èxit comercial.

El disc, anomenat Blues on Bach va tindre una molt bona acollida de la crítica i una acceptable acollida del públic, al seu moment, encara que ara està reconegut com un dels millors discos de jazz de la història. La moda en el jazz estava amb les radicals inovacions de Coltrane i Coleman, fugint del be-bop per una part i l'audiència més jove tenia al rock i altres músiques de més "fàcil digestió" al seu punt de mira.

Com que ja als altres programes vàrem parlar de la seua història i trajectòria, no anem hui a allargar-nos molt més ací. Tan sols posaré alguns enllaços específics del disc per a que en sapigueu una miqueta més dels criteris amb què es va fer i la causa final de posar-se a fer eixa tasca, cosa que està profundament lligada a l'admiració del líder del MJQ, el pianista, arranjador i compositor John Lewis.


 

dijous, 16 d’octubre del 2025

Els clàssics "reciclats": Rachmaninov i el Classical Jazz Quartet

Programa 727


Des de sempre els compositors han tingut la temptació d'agafar obres de compositors antics o contemporanis per fer-ne la "seua" versió d'aquelles peces. El mateix Pare Bach va fer, per exemple, un bon grapat de versions d'obres de Vivaldi, compositor llavors contemporani d'èxit.

Des dels començaments del jazz, allà pels finals del segle XIX i començaments del XX, va haver-n'hi compositors i intèrprets que agafaven peces o fragments d'obres clàssiques i les adaptaven lliurement al seu llenguatge jazzístic, de forma més o menys espontània; "ragging the classics" era com anomenaven a eixa forma d'acostar-se a aquells compositors.

D'entre els més reeixits podem trobar un pianista i compositor francés, Jacques Loussier, que va tindre un enorme èxit comercial a la dècada dels 1960/70 amb les seues gravacions sobre BacRachmaninov,h. L'any 1973, un excel·lent quartet liderat per John Lewis al piano i pel vibrafonista Milt Jackson, el Modern Jazz Quartetvaren treure un exitós "Blues on Bach", amb cinc peces composades/arranjades per John Lewis sobre cinc conegudíssimes obres de Bach. Com es veu, la llavor de J. S. Bach encara dona -i donarà- molts fruits.

A començaments dels 2000 el pianista Kenny Barron i el baixista Ron Carter, dos veterans ja aleshores, varen pensar en, seguint les petjades del Modern Jazz Quartet, fer quelcom semblant. Reclutaren al també veterà Lewis Nash per a la bateria i, per completar el model del MJQ reclutaren a un jove vibrafonista Stefon Harris, i tragueren, sota el nom de Classical Jazz Quartet , una versió jazzística del "Trencanous" de Tchaikovsky, que va resultar ben acollida comercialment. Animats per l'èxit, varen treure tres àlbums més dedicats a Bach, Rachmaninov i altre amb fragments dels anteriors i algun fragment de Haëndel. La crítica no va ser massa condescendent, sobretot, amb el dedicat a Bach.

Nosaltres hem pensat que, encara que siga com a curiositat, podríem oferir-vos un dels més reeixits, el dedicat a Rachmaninov, concretament a l'obra més coneguda del rus, el seu Concert 2 per a Piano i Orquestra. En aquest cas l'acollida va ser també prou favorable encara que, per a mi, hi ha molt més de jazz que de Rachmaninov, però, en tot cas, l'excel·lència dels intèrprets fa que la seua escolta siga molt agradable i siga una vibrant sessió de jazz, amb uns discrets tocs de Rachmaninov.

dijous, 9 d’octubre del 2025

El retorn discogràfic d'una excel·lent veu valenciana: Ester Andújar

 Programa 726

 


Nascuda a València l'any 1976, la vida d'Ester Andújar ha estat sempre immersa en la música.

Des dels seus començaments, ja fa algun decenni fins al disc que escoltareu al programa , de hui hi ha un recorregut d'aprenentatge primer i de mestratge després. El seu debut, amb "Tristeza de Amar" (2002), va revelar la seua facilitat per abordar peces de jazz complexes amb elegància.

El seu segon àlbum, que vàreu poder escoltar al nostre programa 79, "Celebrating Cole Porter" (2005) com a primer programa de la tercera temporada allà pel 2010, va estar gravat a Nova York amb un conjunt internacional i que ha estat remasteritzat el 2024, va mostrar el seu domini del so del mestre Cole Porter, acompanyada per un excel·lent grapat de músics nord-americans. Un disc que feia esperar una trajectòria més abundant de gravacions.

Amb aquell disc va fer una sèrie de gires per uns quants països europeus i de fora del continent. Va fer actuacions i col·laboracions amb molta gent, tant de la terra com d'artistes internacionals en gira europea, la llàstima, però, és que per circumstàncies, en què tenen a veure tant els temes artístics com els personals, ha calgut esperar fins començaments d'aquest any 2025 per tindre l'oportunitat de gaudir de la seua veu en una gravació feta sota el nom d'Ester Andújar.

El disc "Inner Songs", que va eixir a la llum al principi d'aquest any, ens mostra un aspecte molt interessant de l'Ester Andújar, la seua capacitat com a cantautora, i fent-ho -a més a més- en tres llengües: valencià, castellà i anglés, a més d'una cançó de l'autor brasiler Toninho Horta.

Encara que, tant l'ambient del disc com l'acompanyament, en quartet, és estrictament jazzístic, les seues interpretacions, com he llegit per algun lloc, estan entre un jazz tranquil, tipus Chet Baker, unes lletres que fan recordar un jove J.M. Serrat i unes inflexions vocals que, per a mi, l'acosten a l'actual Sole Jiménez. No sé què opinarà Ester Andújar d'aquesta apreciació meua, però l'aire estrictament jazzístic del disc de Cole Porter queda un poc difuminat en aquest disc, encara que, a alguna de les cançons, continua demostrant la desimboltura amb la que aborda l'"scat", reforçant l'aspecte més jazzístic del seu cant.

Les lletres, per cert, cal destacar que no són textos innocents, sinó que aborden temes com els assassinats masclistes o l'aspiració republicana i la memòria històrica o la destrucció del territori, junt amb d'altres de temàtica més personal, més íntima.

Esperem amb curiositat al pròxim llançament d'Ester Andújar, per veure cap on es decanta.

Per cert, no puc estar-me de destacar que la gravació ha eixit sota el segell, clar, de SEDAJAZZ RECORDS. La barrancada no va poder amb ells.

 P.D,: Els seus discos es poden escoltar en, pràcticament, totes les plataformes, 

dijous, 2 d’octubre del 2025

Arvo Pärt (II):L’espiritualitat és el punt.

 

Programa 725 

Arvo Pärt compara la seua música amb la llum blanca, trencada en colors només quan es refracta a través del prisma dels oients.

 

La música d'Arvo Pärt exigeix l'amor i la dedicació dels seus intèrprets, però pràcticament res dels seus oients, oferint un so atemporal que beu tant del minimalisme renaixentista com del modern, i capaç d'arribar a un públic estàndard i als avantguardistes per igual.
Arvo Pärt és àmpliament estimat d'una manera que normalment està reservada per a les estrelles del pop, algunes de les quals fins i tot el consideren amb un immens respecte. Michael Stipe, de R.E.M. ha anomenat la seua música "una casa en flames i una calma infinita" i la cantautora P.J. Harvey va dir que l'agitació d'un costat i les parts silencioses de "Tabula Rasa" són una experiència tan consumista, que només pot gestionar-la una vegada a l'any. Thom Yorke, de Radiohead, va descriure escoltar les seues obres com estar "trucant a una paret, i que hi aparega un forat on es pot veure un nou món del qual desconeixia completament l'existència".

És pràcticament inaudit que un compositor viu siga objecte d'una novel·la gràfica, Pärt ho és. La seua música s'utilitza en hospitals i a Hollywood, en ballets i en teatre. Els propers mesos serà un personatge popular, amb homenatges previstos a tot el món pel seu 90é aniversari, l'onze de setembre.

Pärt ha impregnat la seua música amb la religió i l'espiritualitat "que la gent realment necessita". Sembla que ha deixat d'escriure fa diversos anys i s'ha retirat de la vida pública. Els que estan a prop d'ell diuen que està en declivi cognitiu.

El catàleg d'Arvo Pärt, doncs, és més o menys complet. S'està interpretant de manera més àmplia que mai, per artistes nous i sovint molt joves, però això no arriba a descriure el seu lloc en el camp musical. Ha aconseguit una cosa que pocs compositors han fet: va inventar un sistema de composició, que anomena tintinnabuli, i va arribar a un nombre impensable d'oients per a la música clàssica.

Pärt, que va arribar a la majoria d'edat a l'Estònia soviètica, no semblava que poguera arribar a la fama mundial. Va començar a compondre amb un estil abrasivament avantguardista i serialista en obres com "Nekrolog", que, mentre estava de moda a Occident, el va posar "sota sospita" a l'URSS. Tot era Xostakóvitx i Prokófiev aleshores. Però hi havia aquesta música estranya que era diferent del que feien els altres, i arribava d’Estònia. Malgrat tot, encara que tenia recolzament a Tallinn va patir una crisi. "Estava convençut que simplement no podia continuar amb els mitjans compositius a la meua disposició", va dir més tard. "Simplement, no hi havia prou material per a continuar, així que vaig deixar de compondre per complet".

Va entrar en un període de tranquil·litat en el qual va escriure molt poc, es va unir a l'Església Ortodoxa Russa i va omplir quaderns amb dibuixos i esbossos que reflectien una creixent fascinació amb el cant pla. Va escriure música reduïda a una sola línia de melodia, i Michael Pärt, el seu fill, va dir que son pare havia fet la broma de què "qualsevol reducció addicional es traduiria en silenci".

No va passar molt de temps abans que Arvo Pärt passés del serialisme, experimentant amb una tècnica de collage que barrejava música antiga, com el cant gregorià, amb la dissonància moderna. Finalment, amb "Credo" el 1968, va fer un gir cap a l'obertament espiritual, com Sofia Gubaidulina a Rússia i Henryk Gorecki a Polònia. Però això va posar-lo en una posició encara més incómoda amb l'"establishment" soviètic.

Va entrar en un període de tranquil·litat en el qual va escriure molt poc, es va unir a l'Església Ortodoxa Russa i va omplir quaderns amb dibuixos i esbossos que reflectien una creixent fascinació amb el cant pla. Va escriure música reduïda a una sola línia de melodia, i Michael Pärt va dir que el seu pare ha fet broma que "qualsevol reducció addicional es traduiria en silenci".

En un discurs de 2007, Arvo Pärt va dir que "havia d'arribar a un estat on pogués trobar un llenguatge musical amb el qual volgués viure"; estava buscant "una petita illa de so, un "lloc" dins meu, on -diguem-- podria produir-se un diàleg amb Déu".

El resultat, el 1976, va ser un solo de piano anomenat "Für Alina", que va servir com una mena de prototip per a tintinnabuli, una paraula que prové d'una eina, amb una petita campana, que es fa cervir a cerimònies ortodoxes. La seua partitura sembla un gravat modern de la música renaixentista. Les notes no tenen tiges, de manera que apareixen com a ovals a la pàgina i no tenen un ritme estricte. No hi ha signatura de temps, ni compassos per mesura; en canvi, hi ha barres separades de frases senceres, per llargues o curtes que siguen. El tempo i l'expressió depenen completament de l'intèrpret.

Les regles matemàtiques de certes avantguardes (dodecafonisme, Xenakis...) sovint conduïen a obres emocionalment fredes en el modernisme musical, però el sistema de tintinnabuli produeix naturalment tensió harmònica i resolució serena. I tot torna a l'espiritualitat de Pärt; una vegada va dir a Paul Hillier, un dels seus primers i més fidels seguidors, que la veu M significava "el món subjectiu, la vida quotidiana egoista del pecat i el sofriment", mentre que la veu T era "el regne objectiu del perdó".

El nou sistema de Pärt va conduir a una sèrie d'obres que ara es consideren clàssiques, incloent-hi Tabula Rasa, Fratres i, potser la seua peça més famosa, "Spiegel im Spiegel". Gairebé tota la seua música des de "Für Alina", la producció de gairebé mig segle, ha estat tota en l'estil tintinnabuli.

No obstant això, no va poder continuar treballant a Estònia. A mesura que el seu futur es va fer insostenible, ell i la seua família van aconseguir amb la seua segona esposa, Nora, emigrar a Israel a causa del seu origen jueu, que, com el seu marit, s'havia convertit al cristianisme ortodox rus. Però després  van anar a Viena, on l'editor d'Universal va oferir a Pärt un contracte i un refugi de facto. Finalment, la família es va establir a Berlín, on van romandre durant gairebé tres dècades abans de tornar a Estònia el 1980

La música de Pärt va cridar l'atenció de Manfred Eicher, el fundador d'ECM Records, que va crear un segell (ECM New Series) només per llançar l'àlbum "Tabula Rasa" el 1984. Va ser la catapulta de Pärt, una catapulta a l'atenció global que mai ha desaparegut ja.

Sempre hi ha un element de misteri a la fama, però Pärt sembla haver encertat una mena d'expressió en la música que té un profund efecte en les persones, independentment del molt que sàpiguen de música o no. L'efecte d'això ha estat doble; les seues obres han estat ben rebudes per un públic del New Age, després criticades per alguns especialistes cínics com a "sant minimalista". La seua espiritualitat és àmplia, recordant elements de múltiples religions. El seu llenguatge harmònic seria tant a casa al segle XV com el XXI. És un so sense límits. 

S'ha dit que la música de Pärt és més que tranquil·la; és, en general, trista, però d'una manera que resulta empàtica en lloc d'entristida". Tampoc és populista ni fàcil. Si de cas és personal, devocional, producte d'una  línia compositiva, el que ell va anomenar "la seua manera de “respirar dins i fora”. També s'ha guiat per la creença que "l'art s'ha d'ocupar de l'etern i no només del corrent", potser una altra font de la seua apel·lació a les masses. Malgrat tota l'accessibilitat, però, la música de Pärt és difícil d'interpretar. Els intèrprets han dit que requereix una mena d'abnegació. Les obres, en la seua construcció neta i en la seua economia musical, resisteixen la sobreexpressió. "No volem sentir l'actuació de l'intèrpret", va dir Hillier. “Només fer música és suficient” Les obres d'Arvo Pärt solien ser una especialitat de minories, però això ha canviat amb el temps; el seu estil s'ha absorbit per l'ecosistema de conservatoris i sales de concerts.“Silhouette” (que Järvi va estrenar el 5 de setembre) és la seua darrera obra més coneguda.

"És una gran música", va dir Paul Hillier, el conjunt del qual va establir un estàndard primerenc per interpretar les obres de Pärt. “És tan senzill com això”.

 

Nota d'agraÏment:

La majoria d'aquest text ha  estat extret i reelaborat a partir d'un article de "The NY Times", del periodista  Joshua Barone, amb motiu del 90é anniversari d'Arvo Pärt.

"Arvo Pärt Reached Pop Star Status. Now He’s Ready to Rest."

 https://www.nytimes.com/2025/09/11/arts/music/arvo-part-90th-birthday.html

 


dijous, 25 de setembre del 2025

Arvo Pärt (I):1+1=1

Programa 724


Nascut a Paide, una petita localitat d'Estònia, l'onze de setembre de 1935 -ha fet, per tant, 90 anys fa pocs dies- Arvo Pärt va ser un dels innovadors de la música soviètica, junt amb la recentment desapareguda en març d'enguany, Sofia Gubaidulina, que ens va deixar a l'avançada edat també de noranta-tres anys.

La vida del compositor va patir una enorme quantitat de canvis en tots els sentits, tant vitals com polítics, religiosos i musicals.

Quan tenia tres anys, separats els seus pares, va traslladar-se amb sa mare a una altra petita localitat pròxima, Rakvere, on va començar els seus estudis tant generals com musicals, dintre dels motlles de l'escola soviètica, car quan tenia cinc anys, Estònia va ser incorporada a l'URSS pel pacte Molotov-Ribbentrop. Va estudiar diversos instruments, encara que fonamentalment es va dedicar al piano. 

En acabar els seus estudis secundaris, amb dinou anys es va traslladar a la capital, Tallin, on va ingressar al conservatori,  dedicant-se fonamentalment a l'estudi de la composició i de la música popular estoniana. Aquests estudis varen ser interromputs pel servei militar (1954-1956) on va interpretar l'oboé i la percussió a la banda. En acabar el servei militar va reincorporar-se al conservatori estudiant, fonamentalment, amb un professor, Heino Eller, que va resultar importantíssim per a ell i amb el qual mantingué una amistat de per vida.

Una circumstància favorable va ser que entrà a treballar com a tècnic de so a Ràdio Estònia del 1958 al 1967 i això, junt amb la influència de Heller, que el va introduir al dodecafonisme, i algunes eixides a l'Europa occidental, li varen descobrir el món de les avantguardes que a mitjan segle XX estaven aclaparant la innovació de les teories musicals  (neoclassicisme, dodecafonisme, serialisme, sonorisme, collage, música aleatòria,...) i, malgrat el rebuig que per part de les directrius oficials soviètiques es mantenia envers eixes innovacions sembla que a Tallin, lluny de Moscou, hi havia un cert ambient que, al voltant del mestre Heller, anava fent camí.

Arran de l'estrena el 1968 d'una de les obres que podreu escoltar al programa "Credo", l'ambient oficial al seu voltant es va enrarir pel seu caràcter explícitament religiós. La composició del "Credo" amb el rebuig de certs àmbits, el seu allunyament de les fórmules avantguardistes occidentals, unida a la seua incorporació a l'església ortodoxa, el varen dur a un període de silenci compositiu i personal de vora una desena d'anys, en els quals va sobreviure escrivint música per a pel·lícules i TV, cosa que ell no considerava com a la "seua" música. Eixe silenci es va trencar l'any 1977 amb l'estrena a Tallin de, entre altres,  l'altra obra que escoltareu hui, "Tabula Rasa", doble concert per dos violins, solos, piano preparat i una petita orquestra de cambra. L'estrena va suposar un enorme èxit. Malgrat això, la pressió des dels llocs de direcció cultural soviètica va ser tan intensa que l'any 1980, es va exiliar a Viena.

Aquell període de reflexió, però, va ser enormement productiu des del punt de vista de la formació del seu mètode compositiu. Influït per l'escolta de música del renaixement, del cant pla religiós i de les influències que anaven arribant-li de les avantguardes occidentals, a les quals va renunciar per considerar-les massa estrictes, massa rígides, junt amb l'aprofundiment del seu sentit religiós, varen fer-lo arribar a un estil que ell anomena "tintinnabuli". Un "tintinnabuli" és una petita campana que s'usa en determinades cerimònies religioses ortodoxes. 

Segons un destacat musicòleg, "el cor de l'estil de "tintinnabuli" està en el so de la música. El sistema de composició de Pärt, en els seus termes més senzills, reuneix dues línies: la veu M, o la melodia, sempre escrita en escala diatònica i la veu T, el tintinnabuli, format per una tríada fixa, el tipus més comú d'acord. L'efecte és d'una línia superior errant sobre una base que, en la seua i estàtica fiabilitat, s'assembla a campanes d'església immutables. Les dues línies, lligades per regles d'harmonia, formen un tot inseparable, el que el va portar a encunyar la fórmula 1 + 1 = 1."

Segons explica la seua dona, Nora, a la fórmula 1+1=1 el primer 1 és la part M, el segon 1 és la part T, la "tintinambuli", la triada d'acords. Eixes dues parts donen com a resultat l'obra final (=1) que, diu Pärt, deixa a l'oient la interpretació de les sensacions, la interiorització dels sons, allò que li suggereix o li fa sentir; és en eixe moment quan Pärt diu que l'obra està completa: a l'interior de l'oient. 

Les seues partitures no solen dur indicacions de ritme ni tempo, deixant en mans dels músics la llibertat de la interpretació de l'obra, encara que, òbviament,  porten indicacions sobre la idea de l'obra, l'ambient, l'esperit.

Diu un crític que "la seua llengua harmònica seria tant a casa al segle XV com al XXI" i, com que sempre cal etiquetar-ho tot, s'ha definit el seu estil com a "minimalisme religiós".

Al següent programa escoltarem més música d'Arvo Pärt i afegiren més detalls de la seua vida i obra.

dijous, 18 de setembre del 2025

Els "obrers" desconeguts de la música: Don Randi

Programa 723


A la indústria de la música hi ha una sèrie de cares conegudes, unes molt, altres poc, unes durant molt de temps, altres molt pocs mesos o anys. Són les "estreles", les que s'enduen les flors... i els diners.

Hi ha, però, altres gents que fan que l'"estrela" ho siga perquè la seua cançó, la seua veu, la seua música sone d'una manera que li agrade al públic, la que fa que l'embolcall amb el qual arribe a l'audiència siga agradable, atractiu. En eixe terreny hi ha molta gent que treballa des de la foscor, que el seu nom no el coneixen els qui escolten i compren el producte musical, que no ixen nomenats a la carpeta o el llibret del disc o del videoclip, però que resulten imprescindibles perquè el producte final siga atractiu i l'"estrela" lluïsca.

Entre eixa gent que, normalment, roman a la foscor, hi són els anomenats "músics d'estudi". Els músics d'estudi o de sessió, són qui toquen els instruments, fan els arranjaments i, en molts casos, corregeixen la interpretació del o la protagonista, per a que tot isca millor. 

De vegades, en moltes ocasions, les persones que fan sonar els seus instruments són músics de jazz car, com el panorama està com està, és la forma més estable de guanyar-se la vida fent allò que més els agrada: música.

D'entre tota esta gent n'hi ha alguns que, per raons diverses, assoleixen un prestigi dintre de la professió de manera que, els qui estan davant de l'escenari, els busquen per a "fabricar" el producte que un o una cantant, o compositor o productor, etc. imaginen, diguem-ne, "en brut", però que necessiten la seua tasca professionalment solvent, per enllestir el producte final.

Dintre d'eixe territori es troba el protagonista del programa de hui, Donald Schwartz, conegut professionalment com a Don Randi. Nascut a Nova York el 25 de febrer de 1937, amb vuitanta-vuit anys a hores d'ara, va començar, com tanta gent, estudiant música clàssica.Traslladat a Los Angeles amb sa mare, en morir son pare l'any 1956, va començar a treballar en una distribuïdora de música, on va conéixer el jazz i el "cuquet" el va enganxar per sempre més.

Com tants, començà formant un petit trio de jazz que va arribar a treure algun disc a la prestigiosa Vervé amb poc més de vint anys. Poc temps després va conéixer al molt reconegut productor discogràfic Phil Spector, l'"inventor" del so conegut com a "wall of sound", i amb ell es va enganxar, definitivament al món dels "músics d'estudi" com a teclista i arranjador. I ja no va parar. El seu prestigi va fer que gent com Tina Turner, Elvis, Beach Bdeoys, Frank Zappa i fins i tot destacats jazzistes, com Cannonbal Adderley, Herb Alpert o Sarah Vaughan, el reclamaren per a les seues gravacions. La llista de la gent amb què va col·laborar resulta interminable i variada.

La seua trajectòria va fer que el seu nom fora conegut més enllà del món professional i que gravara també com una quinzena de discos amb la seua cara al davant de la carpeta, eixint de l'anonimat. La seua dedicació musical ha abastat bandes sonores de pel·lícules, anuncis, sintonies de programes de ràdio i televisió i un llarg etcètera. Però ell sempre va tindre clara la seua idea: fer jazz.

Com que guanyar-se la vida fent jazz, sols ho aconsegueixen uns pocs afortunats, Don Randi va tindre la idea d'obrir en 1970 un club de jazz a Los Angeles, el "The Baked Potato", on sol actuar amb una banda resident, encara que de formació variable, que encara roman obert. De fet, als quaranta anys de la seua obertura, la revista especialitzada "Los Angeles Magazine" el va nomenar com "el millor club de jazz de Los Angeles", on sol encara actuar amb la seua gent, que anomena "Quest".

Don Randi no és cap "lluminària" als escenaris, però, què farien molts sense gent com ell a l'hora de treure els seus "hits"?

dijous, 17 de juliol del 2025

Ella Fitzgerald al seu millor moment: Ella at the Opera House el 1957

Programa 722


Efectivament, "Ella Fitzgerald At the Opera House" és un àlbum en directe de 1958 d'Ella Fitzgerald. L'àlbum presenta una gravació dels Concerts de Jazz de la Filharmònica de 1957. Aquesta sèrie de concerts de jazz en directe va ser ideada pel director de Fitzgerald, Norman Granz .

Amb uns quaranta anys, aquell paixarell cantor, com l'anomenaven als seus començaments, quan exercia de cantant a diverses orquestres de jazz, va començar a cantar amb la banda de Chick Webb en 1935, al Savoy Ballroom de Harlem amb tan sols desset anys, després d'una infantesa prou desgraciada.

Allí va encantar a tota la crítica i públic amb les seues facultats, la seua tècnica impecablement jazzística i coronant-se com la reina del jazz i, sobretot, va consagrar com una especialitat jazzística el conegut com a "scat". Eixa forma de cantar amb onomatopeies ja havia estat utilitzada abans, però ella la va elevar a la seua màxima perfecció.

Per altra part... què vaig a dir jo d'Ella Fitzgerald a estes alçades. Ja s'ha dit tot, però encara es podria dir més i sempre bo. Així doncs, em limitaré a recomanar-vos de forma molt entusiasta l'escolta de la música d'aquesta inigualable, irrepetible i genial cantant, que ja ha aparegut a altres programes nostres, però no importa, escoltar els clàssics sempre és agradable i recomanable.

Ah! I per cert, aquest és el darrer programa de la dessetena temporada del Camins. A partir d'ara i fins a mitjan setembre, escoltareu una tria, que espere vos agrade, de programes ja emesos.

Fins setembre i que tingau un bon estiu.

dijous, 3 de juliol del 2025

"Tot canvia abans de consolidar-se". Francisco Coll

Programa 721

Per a una persona com jo, amant de la música en (quasi) totes les seues formes, un melòman empedreït, però sense formació musical acadèmica, resulta complicat intentar presentar-vos la música d'un compositor valencià que està trencant molts motles però que, malgrat navegar contracorrent (?), podríem dir, de la sensibilitat musical més generalitzada, la d'aquelles persones que acudeixen amb assiduïtat a les sales de concert, ha aconseguit, des de la més precoç joventut, enlluernar als públics internacionals, fonamentalment occidemtals, amb una música que, evidentment, sona a nova... i ho és.

Tinc coneguts, dels que van a concerts, què, fins i tot, encara arrufen les celles amb peces de gent tan consagrada com Ligeti , Messiaen, Boulez o Tomás Marco, que ja fa una centena  d'anyets que varen ser compostes. Tinc per segur que, molts probablement, escaparien a córrer en escoltar algunes de les peces de Francisco Coll.

Nascut a València el 1985, la seua precocitat musical, iniciada tocant la trompa, va passar ràpidament també a la composició, estudiant als conservatoris de València i Madrid. Una afortunada beca de la Generalitat Valenciana el va dur a la Gran Bretanya i va tindre la sort que el "refillolara", ni més ni menys, que Thomas Adés, la personalitat més destacada en l'actualitat de la música britànica. Francisco Coll el va impressionar de tal manera que es va convertir en el seu primer alumne -i per ara l'únic- del mestre.

En algun lloc he vist definida la seua música com a "Posttonal" i "Postmodernista". Estes definicions crec que ens poden donar alguna pista sobre quina música està eixint de les seues mans.

Reclamat per orquestres de mig món amb encàrrecs, va ser compositor resident del Palau de la Música de València i la seua Orquestra ,alhora que ho era de la Camerata de Berna, en les temporada 2018/19 i 2019/20, sent el primer compositor resident sota la presidència de Glòria Tello com a Presidenta del Palau.

La llista de variades composicions (de cambra, per solista, per a orquestra, una òpera...) i alguns premis i distincions les podeu veure, parcialment, ací, però de segur que ja en té alguna/es més de les dues.

És la música del segle XXI, amigues i amics, eixa que d'ací uns quants decennis s'escoltarà amb naturalitat a les sales de concert, però que ara els resulta un poc (o un molt) aspra a algunes oïdes.

Com ja sabeu és la intenció declarada del programa que s'escolten coses que "normalment" encara no s'escolten. La música de Francisco Coll és una d'eixes perquè, com va dir ell en un video-entrevista "Tot canvia abans de consolidar-se". 

Doncs això.

 P.D.: Ja al programa 714, vaig fer un esment d'aquest autor, a un dels programes dedicats a Sol Gabetta, a la qual va dedicar el concert per a cello que s'escolta al programa.

dijous, 26 de juny del 2025

SEDAJAZZ.Jazz excel·lent de la terra: Grup Òrbita / Carlos Medina Cifre

Programa 720

Com que la temporada va acabant-se i en tinc algunes coses pendents, esta vegada trencaré un costum del programa i en lloc de revisar un treball discogràfic vaig a fer-ho de dos, sempre provinents de SEDAJAZZ Records.

El primer treball és el disc anomenat "Breathe" de l'anomenat quaetet Òrbita, format per Santiago Peláez, guitarra, Daniel Orts al piano, Pedro Alarcón, Contrabaix i Tico Porcar a la bateria, tots ells sobradament coneguts en l'àmbit jazzístic valencià. Ens presenten unes peces, d'autoria pròpia, en un jazz clàssic, ben engreixat, què, amb la variació d'ambients que ens ofereixen, fan de l'escolta del disc una molt agradable. No és gens estrany perquè tots quatre tenen sobrada experiència en el món musical, no sols el jazzístic, però amb una perfecta assimilació d'este llenguatge.

El segon disc, sota la titularitat del guitarrista Carlos Medina, s'anomena "El Salt del Cavall". És un recull de temes d'autoria del Carlos, en què, després d'una carrera molt profitosa, tant en el camp de la música clàssica com en la professional de jazz, així com en el camp de l'ensenyament musical (inclosa a la pròpia Sedajazz), fa d'aquest treball una mena d'intent -segons ell assegura a la carpeta del disc- de superació i de deixar constància de la seua evolució. L'acompanyen l'excel·lent saxo alt valencià, Victor Jimenez, amb Garry Jackson al baix elèctric i L'ubic Tico Porcar amb la seua bateria. Fan col·laboració el veterà pianista Albert Sanz i el no menys eficaç Jesús Gallardo a la percussió en alguns dels temes.

Música que s'encomana amb facilitat i d'escolta fàcil, sense estridències. Jazz del què es fa ara interpretat per gent brillant als seus instruments: les intervencions del Carlos Medina i del saxofonista Victor Jimenez, arriben a nivells molt alts d'inspiració.

Treballs editats a SEDAJAZZ RECORDS, amb la qualitat "marca de la casa".

dijous, 19 de juny del 2025

Pau Viguer fa "les Amèriques"

 Programa 719


El pianista de jazz, el valencià Pau Viguer, va tindre l'any passat l'oportunitat de travessar l'Atlàntic i anar a fer una sèrie de concerts a l'Argentina.

És Pau Viguer un vell amic el programa -i espere que un bon amic meu- del qual hem destacat la seua facilitat per dibuixar línies melòdiques en les seues composicions i l'alegria que vessa en les seues interpretacions i que s'encomana si estàs escoltant-lo.

La novetat del disc que és testimoni del seu viatge, és que, sent totes les que s'escolten  en este el seu disc gravat a les actuacions, totes composicions seues, el "toc del directe" hi dona un plus d'autenticitat, de veritat a la música que ha fet a Buenos Aires.

Potser alguna part en eixa "nova vida", de l'energia que hi ha en la seua música, li vinga de tocar amb una parella d'acompanyants d'enllà, amb els quals tocava per primera vegada, un contrabaixista i un bateria, que varen fer un excel·lent treball com a acompanyants, fent-li sentir còmode al Pau.

Com el tinc a prop, a València, he aprofitat per a fer-li una petita entrevista on comenta l'experiència i alguns altres temes que li vaig plantejar al respecte.

Com que en varis programes anteriors ja hem escoltat la pràctica totalitat de la seua música gravada, sempre amb composicions pròpies, cosa que tampoc fan tots els músics -siguen o no de jazz- no m'estendré més.

Au! A continuar fent bona música, Pau! (I nosaltres a gaudir amb ella, clar!)

dijous, 12 de juny del 2025

Adeu a Sofia Gubaidulina

 

Programa 718


El 13 de març de 2025 va ser un mal dia per a la música. Eixe dia, amb sols noranta-tres anys d'edat, ens va deixar Sofia Gubaidulina. Va ser una pena, perquè podria haver viscut uns quants anys més per a bé de la música occidental i la seua evolució.

El director  Simon Rattle va parlar d'ella com un "ermità volador", sempre en òrbita i només ocasionalment visitant la Terra. Em sembla una bona definició.

Ja fa un temps li'n vàrem dedicar alguns programes, perquè la seua música era fresca, sempre nova, mai rendint-se a allò que, l'acadèmia o... les autoritats soviètiques, volien que fera. Va anar sempre "per lliure". La Unió de Compositors soviètics la va posar en la lista negra el 1979, condemnant-la a ella i a sis companys compositors per escriure "inutilitat... fang sorollós en lloc d'innovació musical".

Front als qui deien que el seu estil era "massa innovador", ella deia que, ben al contrari "El meu estil podria ser millor descrit com a arcaic".

Com que ja vàrem dir prou sobre ella i la seua peripècia musical i vital en programes anteriors, com he dit, sols vull, en aquest programa, deixar constància de la meua pena i admiració. Va ser la millor compositora russa del segle XX i, probablement, ho serà també del XXI.

Gaudim de les dues peces seues que he triat per l'acomiadament.

Feliç viatge al més enllà i GRÀCIES.

 P:S.:Sí, ja sé que li havia dedicat un altre programa recent a la Gubaidulina, però em semblava que era massa poc per a una personalitat com la seua i he volgut ampliar i que sonara més la seua música. 

dijous, 29 de maig del 2025

Els fills (o nets) de Miles Davis: Cory Wong

Programa 717


Quan l'any 1970 Miles Davis va treure el doble LP Bitches Brew, una de les gravacions-fites de la seua trajectòria, la gent afeccionada al jazz, sobretot la gent blanca als EUA, va quedar enormement sobtada. Malgrat que l'electrificació de la seua música ja havia començat alguns àlbums enrere, el Bitches Brew va ser com una consolidació, una afirmació d'un dels seus múltiples canvis de rumb.

Amb aquell disc, Davis va declarar que el que pretenia era acostar-se a la joventut afroamericana que estava bandejant el jazz i anant-se'n amb gent com Stevie Wonder, Marvin Gaye o Sly & the Family Stone. No volia perdre el pas i, sobretot, no volia que l'evolució de la música de jazz "el deixara arrere".

També en aquella època va descobrir la música de Stockhausen i els seus innovadors conceptes musicals. No s'ho va pensar massa i es va llençar a la piscina. L'any 1972 va gravar el Bitches Brew que és una única peça de dues cares de l'LP, amb una clara intenció d'introduir el funk i "flaires" rockers com a eix central de la seua nova música. Un altre dia en parlarem més a fons d'aquests aspectes.

La introducció que he fet bé a compte de què a la música que sonara al programa hi ha uns grans protagonistes: el funk... i el jazz(?).

Cory Wong, que és l'artista del què escoltareu  part d'una actuació feta a Londres el mes de febrer d'enguany, opine(?) que és no un "fill" de Miles Davis, sinó potser més bé un net. Un net que es recorda de l'avi, però que no fa una recerca com feia Davis, sinó que se'n puja al carro de la part més comercial i ballable d'aquell gir de Davis, amb una clara vocació d'arribar al màxim de gent possible, és a dir, una música molt comercial.

Però atenció, comercial no vol dir, necessàriament, mancada de qualitat i d'idees. Sense ser una gran figura, almenys per ara, i després d'haver passat per grups de rock, soul, jazz, etc., sembla que Cory Wong  ha trobat un camí amb què, almenys, és capaç de omplir grans locals -com en el cas de Londres- haver estat nominat per a un Grammy el 2024... en la secció de "Best New Age Album" (?) i estar cridat per a actuar a l'històric festival de Jazz de Monterrey d'enguany. És a dir, que tampoc és un "segona fila"

El grup que l'acompanya, Vulfpeck, què feia funk fonamentalment, és un perfecte rerefons per a les intervencions del Cory Wong que, en la majoria dels casos fa vertiginosos rasgueigs d'acords de la seua guitarra- amb un rabiós ritme de funk. El grup té unes perfectes intervencions dels teclista, bateria i, sobretot, d'un grup de sis vents que, amb un so soul que recorda totalment els de la millor època de la Tamla Motown, Stax Records, etc. recobra l'aire jazzístic als seus solos, més que als del Cory Wong. En resum, fan un so compacte, ben engreixat, que funciona.

Reconec que no és una deriva del jazz que m'agrade massa, però en este programa sempre volem que escolteu coses noves, coses que es van obrint camí en el món de la música jazz i d'avantguarda, y el Cory Wong n'és un exponent claríssim d'una certa deriva del jazz que, evidentment, beu de les fonts del R&B, el soul, el rock i, sobretot, del funk.

Vosaltres direu...

dijous, 22 de maig del 2025

Un treball icònic dels Pink Floid: The Dark Side Of The Moon

 Programa 716


L'aventura de la música és un seguit de canvis, més o menys radicals, que fa que allò que els artistes ens proposen per a escoltar no sempre és acceptat de bona manera, al seu moment, pel gust majoritàriament imperant.

La curta aventura dels Beatles, tan sols una desena d'anys, va resultar enormement decisiva en la història de la música popular, dominada des dels anys 50' pel rock & roll. 

Partint d'eixa base i amb influències d'altres músiques afroamericanes i la fusió de tot allò amb els contactes, inevitables en viure a Europa, de les innovacions de la música anomenada "clàssica", la seua música va anar obrint una sèrie de camins que, amb la seua separació a començament dels anys 70', no varen arribar a concretar-se amb les innovacions que, sobretot des de la psicodèlia, estaven obrint nous músics joves que havien "entés" -segons crec jo- la intenció trencadora de la música dels de Liverpool.

L'aparició, a més a més, de nous instruments electrònics, els sintetitzadors sobretot, amb versions ja "comercials" diríem, vam consolidar i popularitzar els experiments de Walter/Wendy Carlos i altres.

Al nostre "Camins" hem dedicat alguns programes a gent que va anar obrint noves dreceres els anys 70', fent música amb una aspiració semblant a la que va donar lloc al naixement del be-bop, és a dir, no aspiraven a fer música "ballable", volien fer una música que la gent escoltara amb atenció i assegut al seu seient, tal com es fa en un concert de música "culta". Les òperes Rock, els concerts per a "Grup de rock i Orquestra", el "Rock simfònic", varen donar una sèrie de fruits molt estimables amb gent com els Who (Tommy), Procol Harum, Rick Wakeman o Alan Parsons, enginyer al darrere de moltes d'estes produccions i grups com el que s'escoltarà hui al programa.

El disc "The Dark Side Of The Moon", dels Pink Floid, tret l'any 1973, sis anys abans de la publicació de la seua "Òpera- Rock" The Wall, va ser una autèntica bomba dintre del món de la música popular, tenint una acollida entusiasta per part de la gent i de la crítica musical, en sentit ample i no restringida al món del rock, resultant, segons diuen, el tercer disc més venut de la història (quan hi havia discs...) i mantenint les seues vendes al llarg de més d'una dècada.

L'assimilació impecable dels sons del sintetitzador amb els instruments clàssics del rock, junt amb influències del que The Dark Side Of The Moon"al món de la música "culta" s'anomenà "música concreta" (gent xerrant, sons de monedes, una intervenció vocal sense lletra, sons varis...) adequadament barrejats amb un treball conjunt de Roger Waters, David Gilmour i l'enginyer i músic, Alan Parsons, varen aconseguir una obra absolutament redona, fregant la perfecció absoluta, que va fer-los col·locar-se en la cimera del rock-simfònic, amb un disc "conceptual" que, en realitat, és una autèntica suite en el sentit clàssic de la paraula, és a dir, les diferents peces es fonen l'una amb l'altra amb un cert pont musical. Amb lletres curtes on el temes tractats no eren qüestions adolescents, sinó que parlen de la vida, la mort, el dolor, la malaltia, etc.

Encara que la seua popularitat arribà a la cimera absoluta amb l'eixida de l'òpera "The Wall", que va tindre una pel·lícula amb dibuixos tipus còmic amb la seua banda sonora i, a parer meu, una versió insuperable quan, arran de l'enderrocament del mur de Berlín, es va fer un espectacle sublim, amb la col·laboració d'un selecte i nombrós grapat d'artistes (Scorpions, Cindy Lauper, Van Morrison, Marianne Faithfull,...) en este cas sols amb la direcció de Roger Waters, erigit en símbol suprem dels ex-Pink Floid. Però eixa és una altra història.

La música de "The Dark Side Of The Moon", amb una portada de disc absolutament emblemàtica, us resultarà, a qui per edat no la conega, tota una experiència sonora.

Escolteu-la amb atenció. No us defraudarà.

dijous, 15 de maig del 2025

Bolero-jazz? : Ana Pereira diu que sí

 Programa 715


És evident, a hores d'ara, que el jazz s'ha inflitrat en totes les modalitats musicals, des de les més cultes a les més populars. Ja Stravinsky va escriure peces on la paraula "jazz" estava al títol, com un homenatge a eixa, llavors, "nova" música.

En aquest mateix programa es poden trobar maridatges del jazz amb músiques orientals, mediterrànies de tot pelatge -d'una part a l'altra del Mediterrani-, sons orientals i, òbviament, amb músiques africanes actuals, segurament l'aparellament més natural. L'anomenat latin-jazz va néixer, pràcticament, al mateix temps que el propi jazz.

Hi ha artistes -afortunadament- que volen anar més enllà del que s'ha fet fins ara i ací és on trobem un "descobriment" editat, no cal dir-ho, a SEDAJAZZ Records: el bolero-jazz.

Haig de dir que, d'entrada, a la primera escolta, em va sobtar el disc que l'alacantina Ana Pereira, "Baila la lluvia" , ha tret. Ha calgut una posterior escolta més atenta, per descobrir els valors i el treball que hi ha al disc. Una acurada i delicada instrumentació del grup acompanyant, sempre discret quan està la veu al davant, més lliure i "jazzer" en els moments en què el trio clàssic -piano, contrabaix, bateria- agafa el protagonisme.

La veu de l'Ana Pereira, molt enfilada al caràcter que és d'esperar d'un bolero, gènere que podrien dir un poc  "demodé", es perfila suau, sensual i molt afinada, donant-li nova vida a peces sobradament conegudes en l'àmbit popular, que, qui més qui menys, ha cantussejat o ballat alguna vegada.

Diu l'Ana que en té composicions pròpies, però que es trobava més segura, per a un primer treball discogràfic, amb estes músiques que deambulen per la seua memòria com un fons sonor estimat i familiar.

Esperem que la cosa li funcione bé, en l'àmbit professional, i ens arribe eixe segon disc amb cançons de producció pròpia.

dijous, 8 de maig del 2025

Una estrela que s'enfila molt amunt-II: Sol Gabetta i la seua generació.

 Programa 714


Ja vàrem fer un esbós al comentari de la setmana de la meteòrica trajectòria de la violoncel·lista Argentina Sol Gabetta i centràrem el programa en dues interpretacions amb orquestra i solista.

Hui emplenarem un poc més el seu coneixement amb dues característiques molt interessants, al meu parer: la seua preferència per la música de cambra, més exigent per a la tècnica dels instrumentistes en no tindre el rerefons sonor de l'orquestra i, per altra part, l'interés per eixamplar els límits del repertori amb composicions d'autors actuals, un poc a la vora de la sensibilitat "estàndard" de l'oient de la música de concert, estrenant peces -en molts casos escrites pensant en aquests/es intèrprets joves- que amplien el repertori per als seus instruments.

Una pianista, Hélène Grimaud, francesa, amb la qual sol col·laborar, i una violinista russa, Polina Leschenko, són les dues instrumentistes, molt joves, amb les quals fa parella en aquest cas.

Voldria finalment destacar la presència, com a autor i director, del joveníssim valencià


Francisco Coll, deixeble preferit i únic ni més ni menys de Thomas Adès, el principal compositor actual de les Illes Britàniques, explorant els límits de l'atonalisme amb una original fusió amb tota la història de la música occidental. Nascut el 1985, el seu "curriculum" de premis i reconeixements és, senzillament, aclaparador.

La música, la seriosa, té futur ;-)

dijous, 1 de maig del 2025

Una estrela que s'enfila molt amunt: Sol Gabetta

Programa 713

 
 Nascuda el 18 d'abril de 1981 a la localitat de Vila María, a l'Argentina, la violoncel·lista Sol Gabetta gaudeix en l'actualitat d'un enorme prestigi, tant per la seua tècnica virtuosa -però heterodoxa pel que fa a la posició de braços segons els especialistes- com per, sobretot, la seua forma de fer cantar, plena d'inspiració, les quatre cordes del seu instrument, endinsant-se més en l'esperit que en la partitura que interpreta.

De pares d'ascendència francesa i rusa, comença a tocar el violí als tres anys i el cello, diuen que als quatre, cosa que li resultaria complicada per la grandària de l'instrument. Als huit anys es va decidir pel violoncel guanyant el seu primer concurs ja amb deu anys.

La seua definitiva entrada al món dels intèrprets professionals va ocórrer quan l'any 2004 va guanyar un prestigiós premi internacional. L'any 2006 creà el seu propi festival (!), el Festival Solsberg, però la seua definiva consagració va vindre quan el 2014 va interpretar el conegut concert d'Elgar per a Violoncel (que escoltareu al programa), una fita per a qualsevol violoncel·lista, interpretada, ni més ni menys, que amb la Filharmònica de Berlín dirigida per Simon Rattle -un home sempre preocupat per donar oportunitats a la gent jove- al Baden-Baden Easter Festival.

A partir d'eixe moment la seua carrera va enfilar-se a les màximes altures, sent nomenada en moltes ocasions com la successora de la malaguanyada Jacqueline Du Pré.

Tractar de fer un cert resum de la seua biografia, amb tan sols quaranta-quatre anys en aquest moment, seria omplir esta nota de més i més noms d'autors i intèrprets des del barroc fins autors encara vius, als quals els presta una gran atenció.

La seua preferència per la música de cambra es fa palesa en la seua discografia, però el seu historial està també farcit de concerts amb orquestres de la més variada ubicació.

Realment la plenitud, la passió i l'ànima de les seues interpretacions i la seua carismàtica i conquistadora personalitat fan preveure una molt llarga carrera i una pujada a cimeres que sols ella sap quines són, però que segur que les pujarà.

 El pròxim programa continuarem escoltant les seues interpretacions. No s'ho deixeu passar!


dijous, 17 d’abril del 2025

Dos amics que s'entenen: Mark Nightingale i Francisco Blanco "Latino"

 Programa 712


No sé com presentar el disc que acompanya a aquest programa protagonitzat per Francisco Blanco "Latino" amb el seu saxo baríton i el trombonisa anglés Mark  Nightingale.

En realitat no cal massa presentació; si mireu el que vaig escriure per al programa 689 està, pràcticament, tot dit.

Tan sols caldria destacar en la present gravació "Borealis", dos aspectes que varien des del Cool Session. L'un és que les obres són de l'autoria dels dos instrumentistes protagonistes de la sessió, llevat d'una versió d'un tema de Cole Porter. L'altra és que, per a satisfacció personal meua -ho dic en pla "fan"- al contrabaix de Miquel Álvarez i a la veterana bateria de Vicente Espí el grup s'enriqueix amb la presència de la pianista navarresa instal·lada a València ,, que va estar també a l'estudi, junt amb Latino i Nightingale aquell 26 de juny de 2022, que tan bons fruits va donar.

L'elegància, el "savoir faire" dels protagonistes de la gravació, la cohesió i el bon enteniment entre el saxofonista i el trombonista, desgranant amb saviesa musical les notes de les seues composicions fan que no calga més que aconsellar l'escolta.

És aquest un d'eixos discos de "jazz" que de segur que escoltaran de bon gust persones d'eixes que diuen que "no els agrada el jazz". N'estic segur que en gaudir de l'experiència d'aquest disc començaran a dubtar respecte de la seua opinió. Llevat que siguen persones "atrapades" pel reguetón; eixes no tinc clar que tinguen esmena possible... ;-)

dijous, 10 d’abril del 2025

Del Mediterrani al Carib passant per la Vall d'Albaida: Els IntoKables - A Ferro!

Programa 711


És realment una circumstància quasi miraculosa l'abundància de bandes de música -amb les corresponents escoles de música- que sorgeixen als pobles del País Valencià, on la gent -jove o no tant- en acabar la feina o la jornada escolar acudeixen al local social, normalment anomenat "el casino del poble" per ocupar una bona estona en aprendre a llegir música i interpretar-la mitjançant un instrument, generalment de vent, que tampoc sol ser triat per l'interessant sinó que és aquell que "els pertoca", perquè és el que està lliure d'ús o perquè manca un instrumentista d'eixe instrument concret o...

Amb un origen incert, sembla que va ser a partir del segon terç del segleXIX quan el fenòmen es va generalitzar per tots els pobles valencians. L'abundància d'instrumentistes que això ha generat i genera, fa que hi haja instrumentistes valencians tocant en orquestres o bandes d'arreu el món.

Si, a més, es troba una iniciativa com és el Col·lectiu "SEDAJAZZ", que estimula i, en gram mesura, acull gent que ve d'eixos llocs i els enfila cap al jazz (o d'altres gèneres) el resultat és que, com si foren bolets, de sobte en un poble de la Vall d'Albaida, en concret a Ontinyent, un grupet de persones, després de passar pel baptisme musical de l'agrupació del seu poble, les seues preferències varen enfilar-se cap al jazz i aparegué, després d'un procés primer, la IntoKables Big Band.

Ja l'any 2011 varen publicar el seu primer disc, editat per... SEDAJAZZ, clar,
Enjoy Latin Jazz que podeu escoltar complet ací.! o comprar-lo a la tenda de Sedajazz, clar, si en queden...

L'anomenat "latin- jazz", eixa mescla que es va donar des de quasi els orígens del jazz entre la música cubana/caribenya i el swing del jazz ha resultat una fórmula exitosa que ha donat -i donarà- un bon grapat de peces inoblidables i que té noms tan il·lustres com Arturo O’Farrill, Gonzalo Rubalcaba, Machito, Paquito D'Rivera o, d'alguna manera, el català Xavier Cugat entre altres, és la fórmula que catorze anys després, amb més maduresa, amb una personalitat estilística que els porta a l'"especialitat" del "latin -jazz" els IntoKables Big Band han llençat un altre disc, excel·lent, que va publicar SEDAJAZZ Records a començament d'enguany amb el títol de A Ferro!, i que és el material musical que escoltareu al programa de hui.

Dirigits pel clarinetista i saxofonista Carlos Ferri "Patilla", una formació que voreja la trentena de músics amb algunes col·laboracions com les de l'omnipresent "Latino" i alguna més, ens regalen un disc d'eixos que, en escoltar-lo, els peus se'n van menejant a poc a poc amb el ritme fins que la incitació a ballar ens arrossega i, com és la seua intenció de segur, ens fa un poc més feliços amb la seua alegria encomanadissa i el seu ritme, el seu "swing" captivador.

I SEDAJAZZ continua endavant, eixint ja del fang que va destrossar l'Alqueria Coca.

Gràcies!!